From 999706709b40bae3b9c314d09016a4a4b8e7af4b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: roberto Huesca, España, 22 de septiembre de 1930 - Cuenca, España, 22 de julio de 1998 pintor y escritor, es considerado como uno de los grandes artistas del siglo XX.
Antonio Saura creció durante la Guerra Civil Española en Madrid, Valencia y Barcelona en compañía de sus padres, Antonio Saura Pacheco, abogado del Estado y técnico del Ministerio de Hacienda, y Fermina Atarés Torrente, pianista. Fue el primogénito de cuatro hermanos (María del Pilar, Carlos Saura y María de los Ángeles). Debido a una tuberculosis ósea que lo mantuvo cinco años en cama a partir de 1943, empezó a pintar y a escribir en 1947. Sin educación académica, comienza su carrera artística como autodidacta. Expone por primera vez en 1950 en la librería Libros de Zaragoza y en 1952 en la librería Buchholz de Madrid, donde presenta pinturas oníricas y surrealistas. Tras su traslado a París de 1954 a 1956, se suma en un primer tiempo al Surrealismo, movimiento del que se distancia rápidamente. Inicia trabajos experimentales en series que titula Fenómenos y Grattages. En 1954 abandona la abstracción. En 1956 realiza sus primeras pinturas en blanco y negro a partir de la estructura del cuerpo femenino. Tras su vuelta a España funda junto a Manolo Millares, Pablo Serrano, Rafael Canogar, Luis Feito y otros artistas el grupo El Paso (1957-1959). Expone por primera vez en París en la Galería Stadler en 1957. El año siguiente, 1958, participa junto con Antoni Tàpies y Eduardo Chillida en la Bienal de Venecia y en 1959 es invitado a la segunda edición de Documenta en Kassel (Alemania). En 1958 pinta sus primeros Retratos Imaginarios de entre los cuales surge la serie Brigitte Bardot. Entre 1957 y 1960 realiza varias series de pinturas de gran formato cuyos temas serán recurrentes a lo largo de su obra: Crucifixiones, Damas, Sudarios, Retratos, Retratos imaginarios, Desnudos, Desnudos-Paisaje, Curas, El Perro de Goya y Multitudes. A partir de esta época el cromatismo de su pintura se limitará, durante largo tiempo, al uso de negros, grises y tierras. Asumidas las tendencias del informalismo europeo y el expresionismo abstracto estadounidense, seguirá una trayectoria personal que hunde sus raíces en la herencia de Velázquez, la pintura barroca española en general, y Goya. En 1958 inicia, con una serie de litografías titulada Pintiquiniestras, la que será una fértil obra impresa que desarrollará durante toda su vida. Fue prolífica su labor de ilustrador en ediciones de calidad de obras literarias, como el Quijote de Cervantes, el El Criticón de Baltasar Gracián, 1984 de Orwell, Las aventuras de Pinocho de Collodi en la versión adaptada de Christine Nöstlinger, los Diarios de Kafka, o los Sueños y discursos de Quevedo entre otros. En 1960 abandona el uso exclusivo del blanco y negro en la pintura al óleo y comienza diversas series de carácter acumulativo y repetitivo que realiza sobre papel. A partir de 1961 expone regularmente en la Galería Pierre Matisse de Nueva York. En 1965 destruye un centenar de sus lienzos. En 1967, traslada su residencia definitivamente a París, expone regularmente en la Galerie Stadler y en el último año de su vida en la Galerie Lelong. En 1968 deja la pintura hasta 1979, aunque seguirá desarrollando su obra gráfica así como realizando grandes series de pinturas sobre papel, y se dedicará a escribir ensayos sobre arte. Antonio Saura se casó en primeras nupcias con Gunhild Madeleine Augot en 1954, con quien tuvo tres hijas: Marina (1957), Ana (1959-1990) y Elena (1962-1983). Su segunda esposa fue Mercedes Beldarraín Jiménez. Sus herederas son su hija Marina y su viuda Mercedes.
+
+ Antonio Saura se casó en primeras nupcias con Gunhild Madeleine Augot en 1954, con quien tuvo tres hijas: Marina (1957), Ana (1959-1990) y Elena (1962-1983). Su segunda esposa fue Mercedes Beldarraín Jiménez. Sus herederas son su hija Marina y su viuda Mercedes. En 1997, Antonio Saura fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, la cual ha dado su nombre al edificio de la ciudad de Cuenca que alberga la Facultad de Bellas Artes. Su discurso de aceptación fue leído por su hija, la actriz Marina Saura. Ciudad Rodrigo, 4.2.1891-Sevilla, 6.9.1966. Ha pasado a la historia del arte del siglo XX como el pintor del circo, pero su vida y obra son mucho más que eso. Sobre todo y ante todo, Lagar, es un digno representante de la consideración social del artista en la contemporaneidad, es decir, alguien que tras un aprendizaje inicial en la vanguardias históricas de Paris, busca un camino de expresión propio con una serie de temas personales y fácilmente identificables entre sus contemporáneos. Pero, además, Celso Lagar también es un bohemio introvertido, una persona depresiva y absolutamente dependiente de su compañera, Hortense Begué, una escultura con la que compartirá su vida desde que la conoció en 1912 hasta la muerte de ésta en 1956. Nos encontramos, en el caso de Lagar, con un "pintor maldito" (sin gran éxito de público, atormentado, pobre...) que, precisamente por ello, tiene todos los mimbres para triunfar en una época como la actual marcada por el "revival". Así, la fortuna crítica de Lagar ha mejorado considerablemente en los últimos años cuando, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, se le ha redescubierto para el público con una serie de exposiciones antológicas.
-La trayectoria vital y profesional de Celso Lagar puede dividirse en cuatro etapas bien delimitadas por los acontecimientos históricos que le tocó vivir (las dos guerras mundiales). Las dos grandes guerras influrían poderosamente en la vida de Lagar pero no así en sus planteamientos artísticos marcados, desde su consolidación artística tras la Primera Guerra Mundial, por una temática propia (paisajes, bodegones y, sobre todo, las escenas circenses) y una serie de influencias constantes (Goya, Cezanne...).
-La primera de estas etapas será la del aprendizaje que llegará hasta la forzada marcha de París cuando estalle la Primera Guerra Mundial. Quizá como consecuencia del oficio de ebanista de su padre, Gumersindo Lagar, inició su formación en el campo de la escultura. Desde su Ciudad Rodrigo natal marchó a Madrid para entrar a formar parte del taller de uno de los mejores escultores del momento, Miguel Blay. Será el propio Blay quien aconseje a Lagar marchar a Paris a continuar su aprendizaje, justo en el momento en el que la capital francesa era el centro del mundo artístico mundial. Como buen discípulo, Lagar marchará a París aunque antes, durante 1910 y 1911, visitará Barcelona donde entablará una serie de contactos que le serán posteriormente muy útiles. En marzo de 1911 Lagar llega a París y allí realizará una serie de esculturas, la mayoría de ellas hoy perdidas. Durante esos años es cuando conocerá a Hortense Begué, su compañera el resto de su vida, el insigne escultor Joseph Bernard y a Amedio Modigliani con quien entabla una breve pero intensa amistad que le influenciará poderosamente durante este período. Será precisamente en ese momento cuando, paulatinamente, abandone la escultura en favor de la pintura como se constatará en su regreso a París tras la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial supondrá, en la vida y obra de Celso Lagar, el inicio de su segunda etapa. Marchará a Barcelona donde permanecerá durante la guerra y, aprovechando los contactos de su anterior estancia, realizará una serie de exposiciones en donde hay una preeminencia ya clara de su labor como pintor que le servirán para lograr un cierto reconocimiento en Cataluña y su carta de presentación, a la postre, a su regreso a París.
-
-El estallido de la Primera Guerra Mundial supondrá, en la vida y obra de Celso Lagar, el inicio de su segunda etapa. Marchará a Barcelona donde permanecerá durante la guerra y, aprovechando los contactos de su anterior estancia, realizará una serie de exposiciones en donde hay una preeminencia ya clara de su labor como pintor que le servirán para lograr un cierto reconocimiento en Cataluña y su carta de presentación, a la postre, a su regreso a París.
-Celso Lagar volverá a Francia en 1919 donde se asentará definitivamente. Nos encontramos, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de esplendor del artista. Durante este período, Lagar expondrá sus obras en las mejores galerias parisinas, su producción es abundante y constante, su estilo se personalizará y su dedicación a la pintura será plena. Tanto en su residencia en París como en sus estancias, desde 1928, en Normandía desarrollára un producción artística con unos temas muy concretos: bodegones, reminiscencias españolas, paisajes y sus celebradas escenas circenses. Pasado ya el período de influencias vanguardistas de todo tipo (cubismo, fouvismo, etc.), Celso Lagar encontrará un camino propio marcado fundamentalmente por la inspiración goyesca y picasiana. Paulatinamente su paleta se hace más fría pero los temas siguen siendo los mismos y el reconocimiento de crítica y público aumentará. El estallido de la Segunda Guerra Mundial será el inicio del fin de la época dorada de Lagar. Obligado a emigrar de París con la ocupación nazi, Lagar y Hortense se refugian en los Pirineos franceses en medio de unas condiciones de vida muy difíciles que pudieron afectar al equilibrio psicológico del artista. El regreso tras la liberación de París, aunque no fracasado, no tuvo tanta repercusión como el autor creía. Su tiempo había pasado. Lagar continuará su camino artístico con los mismos temas e idéntica técnica pero el coleccionista ya buscaba nuevos otros contenidos y modos. Aunque las exposiciones continúan, éstas ya no son en las mejores galerías y las ventas se resienten. Poco a poco, el éxito se difumina y las penurias económicas afectan a la pareja que se ve obligada a pedir dinero a sus amigos. Será este el momento en el que se inicie la última etapa en la vida de Celso Lagar. Con el ingreso el 30 de enero de 1956 de Hortense en el hospital Broca, Lagar cae en una profunda depresión que le llevará, posteriormente, al psiquiatrico de Sainte Anne y a poner fin a su labor artística. Son años muy duros, de profunda depresión, de la que no saldrá hasta el final de sus días a pesar de la labor de recuperación de su obra que inicia el galerista Crane Kalman, verdadero redescubridor del arte de Celso Lagar en la segunda mitad del siglo XX. Ya sin pintar, se realizaron, por orden judicial, dos subastas de las obras que permanecían en su taller, para pagar su estancia en el maniciomio hasta que en octubre de 1964 regresa a España viviendo en Sevilla con una hermana hasta su muerte el 6 de septiembre de 1966.
- Se forma en el taller de su padre, un ebanista dedicado a encargos religiosos, y
+acude a las clases de dibujo de Ignacio Guitián. En 1910 marcha a Madrid para
+aprender escultura en el estudio del escultor Miguel Blay. En sus frecuentes
+visitas al Casón del Buen Retiro conoce al pintor Padrón, profesor de la Escuela
+de Bellas Artes de Barcelona, quien le anima a trasladarse a esa ciudad. En 1911 el Ayuntamiento de Miróbriga le concede una beca para estudiar
+escultura en París, uno de cuyos ejemplos más destacados por su primitivismo es
+la Rosa de Tebas (1912). Poco tiempo después, y al finalizar esa ayuda
+económica, se inclina por la pintura, realiza una exposición en la Galerie Ashnur
+(1913) e instala su estudio, que se encuentra bajo el café donde se celebra la
+tertulia del poeta Paul Fort en la Closerie des Lilas a la que acuden con
+asiduidad André Salmon, Apollinaire, Max Jacob, Picasso, Modigliani (a quien
+retrató en dos ocasiones). Ello le permite conocer el ambiente artístico parisino y
+realizar una síntesis personal de lo que será conocido con el nombre del planismo. En 1914 se traslada a la Península junto a su compañera, la escultora Hortensia
+Begué. En los primeros meses de 1915 celebra su primera exposición individual
+en las Galerías Dalmau cuyo catálogo prologa el propio galerista y da a conocer
+al público catalán el primer ismo español, el planismo, una combinación en un
+principio de elementos fauvistas, cubistas y futuristas. De inmediato, Eugenio
+d'Ors se adelantaría a presagiar la voluntad constructiva de su pintura, a la que
+auguraba "órganos poderosos", comparables a los de Picasso o al noucentisme,
+movimiento al que fue muy pronto adscrito por los críticos de arte catalanes. Tres muestras más -La Cantonada, la Sociedad Athenea de Gerona y las
+Galerías Layetanas- bastan para considerarle un pintor avanzado que practica un
+arte como el de las vanguardias europeas. De sus primeras obras planistas caben
+destacar títulos como La vida en el campo, el Retrato de Xavier Montsalvatge ,
+Ensayo de luz por el planismo o Retrato de nena. En marzo de 1917 presenta en la Galería General de Arte de Madrid su
+planismo, que es duramente atacado por los críticos aunque algunos escritores
+como Juan de la Encina lo saludaron como un género revolucionario que rompía
+con la monotonía de la vida de las artes plásticas en la capital. Tras su última exposición catalana -de nuevo en las Galerías Layetanas (1918)-
+regresa a Madrid para exponer en el Ateneo. Sus últimas composiciones habían
+evolucionado sorprendentemente hacia esquemas estructurados y herméticos
+construidos mediante planos y grandes superficies de colores. De hecho son
+inevitables sus conexiones con otros movimientos como el vibracionismo de
+Rafael Barradas, el biologismo de Joaquín Torres-García, el simultaneísmo del
+matrimonio Delaunay o de artistas como Vázquez Díaz, Norah Borges, Rafael
+Alberti, etc.; la mayoría de ellos perteneciente entonces al movimiento ultraísta,
+que no dudó en dar la bienvenida también al planismo. Sobre todo, tras la
+marcha de Lagar este término sirvió, en ocasiones, para definir el arte de otros
+pintores como Barradas, Vázquez Díaz, Sonia Delaunay, Maroto, Pancho
+Cossío o Antonio de Guezala. Desde la capital se traslada a Bilbao donde expone en dos ocasiones (1918 y
+1919) en el local de la Asociación de Artistas Vascos. Allí, la novedad de su
+estilo pictórico causó gran sensación, analizándose las claves de su planismo y
+comparándolo con el cubismo y futurismo. Coincidiendo con su vuelta definitiva
+a París en 1919, fue uno de los que antes practicó, desde planteamientos
+clasicistas, la llamada vuelta al orden que se expandía por toda Europa, como
+ilustraría la revista Alfar en un extenso artículo de 1926. Su actividad como ilustrador en revistas españolas fue interesante. De la estancia
+catalana, recordamos sus colaboraciones gráficas en la Revista Nova , Un enemic
+del Poble y Troços y de la madrileña sus dibujos en los libros de Ramón Gómez
+de la Serna sobre el Café Pombo, tertulia que frecuentó con asiduidad. De vuelta a París expone en varias galerías como Berthe Weil, Percier,
+Zborowski, Barreiro, Brouant, Druet, etc. En 1936 participa en la muestra de
+París de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Durante la Guerra Civil fue aliado de la
+causa republicana, recuerdo que plasmó en una inmensa composición titulada La
+guerra civil española . Esta segunda etapa está dominada por una nueva
+figuración cuya temática preferida es el circo influido por el periodo rosa de
+Picasso y el expresionismo de Rouault o el estilo personal de Solana.
+Sobradamente conocidos son sus paisajes de Honfleur y Normandía, así como
+escenas de toreros que se encuentran hoy en día repartidos por colecciones y
+museos de París, Londres, Ginebra, Madrid, Salamanca, etc. Fuertemente afectado con la muerte de su esposa, en 1956, deja de pintar y es
+internado en un hospital psiquiátrico de Sainte-Anne. Catálogo Celso Lagar,. Exposición de Salamanca. Barcelona, 1911 - París, 1975 fue un pintor español, que se le enmarca en la llamada "Escuela de París". Hijo del dibujante Juan Grau Miró, nace en Barcelona en 1911. Si bien acude a la Escuela de Bellas Artes, su formación se considera mayormente autodidacta. Su primera exposición tiene lugar en 1930, en la "Galería Badriñas" de la misma ciudad. Al estallar la Guerra Civil española (1936), Grau Sala abandona España con su esposa, la también pintora Ángeles Santos, y se instala en París. Allí permanecerá durante 25 años. En París, Grau Sala conoce de cerca las vanguardias pero se decanta claramente por una figuración amable y colorista, derivada del impresionismo y del fauvismo. Era una vía ya asumida por el circuito comercial, superada en cuanto a novedad por el cubismo y el surrealismo, pero que se mantenía viva dentro de un alto nivel gracias a maestros como Pierre Bonnard, Chagall y Raoul Dufy, a los que Grau Sala sigue con una dependencia acaso excesiva. Esta opción estilística del artista condicionó la de su esposa, conduciéndola hacia el paisaje convencional, lo que certificó el fin de Ángeles Santos como singular creadora surrealista, un influjo que los críticos no dudaron en lamentar. El estilo de Grau Sala, de un vago impresionismo servido con una paleta viva y variada, encuentra puertas abiertas en el mundo editorial y gráfico. Ilustra ediciones de "Madame Bovary", "Las flores del mal" y "Bel-Ami", diseña carteles y produce litografías y aguafuertes. En 1963, Grau Sala retorna a Barcelona, cuando la anquilosada figuración de la España franquista empieza a ser contestada por Oteiza y Chillida, Antoni Tàpies y el colectivo "El Paso" (Antonio Saura, Manolo Millares, Rafael Canogar). Pero él sigue fiel a su estilo, y hasta su muerte en 1975, deja una amplia producción dentro de las mismas coordenadas: figuras femeninas, interiores y paisajes, en una ambientación temporal vagamente clásica, nostálgica del siglo XIX. Una pintura de valor decorativo, que elude todo riesgo y que roza la reiteración y el exceso de blandura. Tras su muerte, y durante más de una década, el arte de Grau Sala quedó ensombrecido por las múltiples novedades que afluían en la España democrática. Pero a partir de los '90, el nuevo auge del coleccionismo de nivel medio relanzó a Grau Sala, al entenderle como un intérprete, en clave española y accesible, de un estilo genéricamente etiquetado como "impresionista". Este repunte en precios no se ha visto acompañado por el apoyo de la crítica y del circuito museístico, que marcan diferencias (seguramente con razón) entre Grau Sala y otras figuras como Darío de Regoyos, Sorolla, Ignacio Zuloaga o Daniel Vázquez Díaz. En 1917, con sólo seis años de edad, participa con el dibujo “Ninots d´infant” en el II Salón de Humoristas. La muerte de su padre en 1918, le obliga a abandonar el colegio de San Antón y entra a trabajar en el taller de un dibujante litográfico, asistiendo más tarde a clases de la sucursal de la Llotja en la calle Aribau, donde también estudia Antoni Clavé. En 1929, participa como pintor en una colectiva de las galerías Dalmau, y en 1930
+celebra su primera individual en la sala Badrinas de Barcelona. En 1931, obtiene
+uno de los galardones del certamen “Montserrat visto por los artistas catalanes” y
+con algunos compañeros forma el efímero grupo Independents. En 1932, comienza a acudir a las Exposiciones Municipales de Montjuic, y visita
+París por primera vez. En 1933, expone en la galería Syra de Barcelona, reside
+durante unos meses en Mallorca, viaja a París y realiza los decorados y los figurines
+del ballet “La Polea del equilibrista”, del maestro Blancafort, y la decoración mural
+del Restaurante Glaciar, de Barcelona. En 1934 vuelve a visitar París, exponer en
+Syra, participa en el Premio del Carnegie Institute de Pittsburgh y concurre al
+Salón de Primavera. En 1935, realiza el cartel “Nacimiento de Venus” para la Exposición de Montjuic,
+en la que participa, reitera su presencia en la galería Syra y lleva a cabo numerosos
+trabajos de ilustración. En 1936, contrae matrimonio con la excelente pintora
+Ángeles Santos y celebra una importante exposición en el Museo de Arte Moderno
+de Madrid, trasladándose a París en los primeros días de nuestra guerra civil, donde
+en 1937, expone algunas obras en la galería Zak, viaja a Londres y a Bruselas y
+expone por primera vez en el Salón de la Societé Nationale des Beaux-Arts, alcanza
+uno de los galardones del Carnegie Institute de Pittsburgh, y celebra su primera
+individual en París en la galería Castelucho de Montparnasse. Comienza una
+interesante carrera como ilustrador de la obra “Dix Poémes”, de Francis Jammes
+(1940), trabajando en Saint-Paul de Vence, en Bretaña y Venecia. Después realiza diversas decoraciones murales, entre las que destacan la del
+restaurante Au Père Jean de París, y la colección de paneles con destino a los barcos
+franceses “Pierre Loti” (1953) y “France” (1962), prosiguiendo su labor como
+ilustrador de obras bibliográficas en cuidadas ediciones de Paul Verlaine (“Fêtes
+galantes”, 1952); Charles Baudelaire (“Dix Poémes”, 1944, y “Petits poémes en
+prose”, 1949); Gustave Flaubert (“Madame Bovary”, 1945); Guy de Maupassant
+(“Belle ami”, 1945 y “La Maison Tellier”, 1951); Colette (“Claudine à l´école…”,
+1947, “Gigi”, 1950 y “Cheri”, 1952); Alfred de Musset (“Le secret de Javotte”,
+1947); Alphonse Daudet (“Les vieux,” 1949); Dostoyewsky (“Le Joueur”, 1947);
+André Maurois (“L´Angleterre romantique”, 1952); Georges Duhamel (“Cécile
+parmi nous”, 1952); Françoise Sagan (“Bonjour tristesse”, 1954); Alain Fournier
+(“Le Grande Meaulnes”, 1955); Marcel Aymé (“La Vouivre”, 1951); además de las
+de Eugenio D´Ors (“La Biche”, 1942); Agustín de Figueroa (“La vida de un año”,
+1945); Sebastián Gasch (“El circo y sus figuras”, 1947); Federico García Lorca
+(“Romancero gitano”, 1960)… al mismo tiempo que realiza algunos excelentes
+retratos como los de los pintores Pau Planas (París, 1943) y Óscar Domínguez
+(París, 1948) y crea escenografías para distintos teatros de París, Bruselas, Basilea y
+Barcelona. A lo largo de su vida celebró doce exposiciones individuales en París y tres en la
+Rochelle, Toulouse y Honfleur, a las que hay que añadir trece en Barcelona, tres en
+Madrid, cuatro en Nueva York, dos en Los Ángeles y una en Londres, Bruselas y
+Buenos Aires. También participó en numerosas colectivas junto a otros
+importantes pintores de la llamada “Escuela Española de París”. En 1958 obtuvo el
+Premio de la Societé des Amateurs d´Art, de París, y en 1964, el Premio Francis
+Smith. En 1963, año en que regresa a Barcelona, pinta, en París, las ciento veintiocho
+acuarelas que ilustran la edición del cincuentenario de la obra de Marcel Proust
+“En busca del tiempo perdido”, en que queda patente su excepcional calidad de
+ilustrador. Toda su obra, incluso la pictórica, con sus deliciosas figuras femeninas,
+sus centros de flores y sus armónicos interiores, o sus alegres escenas callejeras,
+circenses o hípicas, responden a ese concepto de ilustración, aunque sobre él se
+acumulen calidades técnicas, juegos lumínicos y talento sobrado de pintor, y es
+precisamente ese aroma ilustrativo lo que, juntamente con el acertado juego del
+color, compone la irrepetible personalidad pictórica de Grau Sala. Su vida en Barcelona transcurre entre la admiración y el respeto de sus
+conciudadanos y su constante e ininterrumpida actividad artística, que le lleva a
+exponer reiteradamente en la sala Parés, donde celebra su última exposición en
+1973 y a ilustrar en 1974, la obra de Paul Léautaud, “Le petit ami”, hasta que, en
+mayo de 1975, sufre una primera operación quirúrgica, a consecuencia de una grave
+enfermedad, y, tras una ligera mejoría y una nueva intervención, fallece en la clínica
+Quirón de Barcelona, siendo enterrado en el cementerio de Sitges. La última obra que pintó fue un “Sant Jordi”. Tras su muerte se celebraron diversas
+exposiciones de homenaje en España y Francia.
A finales de años 1950 expuso con su compatriota Antoni Tàpies en una muestra conjunta en la Documenta de 1959 en Múnich. Ambos son los principales exponentes del arte informal español.
La mayor parte de la obra de Antonio Saura es figurativa y se caracteriza por el conflicto con la forma. Sus cuadros son expresivos y dan la impresión de ser obsesivos en su franqueza pictórica. Es un conflicto con un mundo lleno de contradicciones y falto de seguridad, en el que impera el pesimismo.Exposiciones individuales (selección)
-
EXPOSICIONES
+
+
-Premios (selección)
+
+
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
+
+OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
+
+
+
+BIBLIOGRAFÍA
+
+
+
+
diff --git a/obras-de-arte/celso-lagar/index.php b/obras-de-arte/celso-lagar/index.php
index 5efd084..b50f715 100644
--- a/obras-de-arte/celso-lagar/index.php
+++ b/obras-de-arte/celso-lagar/index.php
@@ -27,20 +27,92 @@
Celso Lagar
- OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
+
+
+BIBLIOGRAFÍA
+Emilio Grau Sala
EXPOSICIONES
+
+
+OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
+
+
Realiza su primera exposición individual en la Galería Mateu de Valencia en 1951. El año 1954 marcha a París, desplazándose posteriormente a la Academia Española de Bellas Artes de Roma y a Holanda. Su obra, basada en la interpretación de paisajes y temas urbanos, va tomando una mayor libertad influida por las corrientes abstractas y el informalismo.
Fue una de las más destacadas figuras de la generación abstracta española de los años cincuenta. Sin pertenecer a ningún grupo ni adscribirse a ningún estilo, comienzó investigando en el ámbito de la figuración, evolucionó hacia la abstracción y acabó encontrando un lenguaje propio.
-En 1958 obtuvo una beca de la Fundación Juan March, dedicándose al estudio de las técnicas del mosaico. De regreso a España, se instaló en Madrid, donde vivió desde entonces alternando estancias entre Ibiza y Mallorca. En la década de los cincuenta su obra se centra básicamente en la técnica del guache y del óleo sobre papel, con una temática popular de escenas de calles y fiestas populares, que, paulatinamente, irá sufriendo un proceso de disolución de la forma, llevándole hacia una pintura abstracta con sugerencias figurativas. +
En 1958 obtuvo una beca de la Fundación Juan March, dedicándose al estudio de las técnicas del mosaico. De regreso a España, se instaló en Madrid, donde vivió desde entonces alternando estancias entre Ibiza y Mallorca. En la década de los cincuenta su obra se centra básicamente en la técnica del guache y del óleo sobre papel, con una temática popular de escenas de calles y fiestas populares, que, paulatinamente, irá sufriendo un proceso de disolución de la forma, llevándole hacia una pintura abstracta con sugerencias figurativas.
Desde sus años de formación acusa la influencia de la luz, propia de la escuela de pintores levantinos. Esta luz mediterránea queda plasmada en sus telas a través del predominio del blanco y tonos muy luminosos, que alternan con obras en la gama de los grises.
En 1968 es seleccionado para la Bienal de Venecia donde obtiene el Premio de la Unesco. En los años setenta, centra sus investigaciones sobre la luz y el color en el metacrilato, para adentrarse, en 1981, en el ámbito de la escultura, realizando unas planchas metálicas dobladas que mantienen la huella del blanco y el gris de sus obras anteriores.
-En 1984 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 1992 el Ministerio de Cultura español le concede, a título póstumo, la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes. Ha realizado gran número de exposiciones individuales y colectivas y su obra se encuentra representada en numerosos museos:Museo Reina Sofia de Madrid, Museo de Bellas Artes de Valencia, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Sevilla, Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Museo de Arte Moderno de Götemberg.
-Desde muy temprano y quizá marcado por el trabajo de su padre, profesor de +pintura en la escuela del ayuntamiento valenciano, Manuel Hernández Mompó +alternó los estudios básicos y de bachillerato con las clases de la Escuela de Artes +Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia, donde ingresó en 1943; allí fue +compañero de artistas españoles que, como él, alcanzarían reconocimiento +nacional e internacional años después, entre ellos Sempere, Genovés y Vento.
+ +En 1948 logró una beca para pintar en Granada, en la Residencia de Pintores. +Tres años después, una nueva pensión de tres mil pesetas le permitió viajar a +París y entrar en contacto con los círculos de pintores informalistas, que +marcarían su producción posterior; hasta entonces, Hernández Mompó había +centrado su atención en los paisajes y los retratos.
+ +Los viajes fueron una constante de su vida, y entre 1954 y 1955 pasó una larga +temporada en Roma, donde conoció a su esposa, la holandesa To-Postma, con +quien tendría dos hijas y un varón; allí estuvo pensionado por el Departamento +de Cultura del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar sus estudios en +la Academia de Bellas Artes de España; en 1954 fue premiado por la Navegación +Italiana en la Exposición Internacional de Viareggio.
+ +Frecuentó después los cenáculos informalistas durante su estancia en +Amsterdam, y se estableció en 1957 en Aravaca (Madrid). En 1958 disfrutó de +una beca de la Fundación Juan March de Madrid, fue Gran Premio Nacional de +Pintura y Primera Medalla de Pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes. +Entre 1963 y 1973 alternó estancias en Ibiza y Madrid; en 1973 viajó a Estados +Unidos, residiendo durante casi un año en California. A su vuelta a España se +estableció en Palma de Mallorca, en 1974, y cuatro años después en Alaró +(Palma de Mallorca).
+ +En 1975 conoció a Rafael Alberti en Roma, con quien colaboró para la carpeta +Alberti por España. Hernández Mompó expuso en Madrid, Valencia, Granada, +Gijón, Roma, Rotterdam y participó en exposiciones colectivas nacionales y +extranjeras.
+ +Su inicial producción figurativa se vio profundamente marcada por la experiencia +del expresionismo abstracto y el informalismo, aunque sus obras nunca perdieron +la realidad como referente, en obras de imaginería figurativa y poética mezclada +en armonía con elementos abstractos y ricos efectos de superposición que +recuerdan, en parte, la mejor producción de Paul Klee.
+ +
+ARTE 73. Exposición antológica de artistas españoles
+24 enero - 12 abril 1975
+Madrid
+2 obras
+
+ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO. Colección de la Fundación Juan March
+7 marzo - 6 abril 1978
+Madrid
+1 obra
+
+PINTURA ABSTRACTA ESPAÑOLA 1969-1970
+28 mayo - 11 julio 1982
+Madrid
+5 obras
+
+GRABADO ABSTRACTO ESPAÑOL. Colección de la Fundación Juan March
+1 junio - 24 junio 1984
+Madrid
+6 obras
+
+ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO. Colección de la Fundación Juan March
+7 octubre - 1 diciembre 1985
+Madrid
+1 obra
+
+ARTE ESPAÑOL EN NUEVA YORK 1950-1970. Colección Amos Cahan
+26 septiembre - 9 noviembre 1986
+Madrid
+1 obra
+
+ARTE ESPAÑOL EN NUEVA YORK 1950-1970. Colección Amos Cahan
+10 julio - 27 septiembre 1987
+Cuenca
+1 obra
+
+ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO. Colección de la Fundación Juan March
+8 mayo - 8 julio 1989
+Madrid
+1 obra
+
+ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO. Colección de la Fundación Juan March
+13 mayo - 15 junio 1996
+Madrid
+1 obra
+
+GRABADO ABSTRACTO ESPAÑOL. Colección de la Fundación Juan March
+16 abril - 18 noviembre 1996
+Cuenca
+6 obras
+
Entre los premios más importantes que recibió durante su larga y prolífica carrera +destacan, sobre todo, el Premio Unesco recibido en la XXXIV Bienal de Venecia +de 1968.
+En 1968 es seleccionado para la Bienal de Venecia donde obtiene el Premio de la +Unesco. En los años setenta, centra sus investigaciones sobre la luz y el color en el +metacrilato, para adentrarse, en 1981, en el ámbito de la escultura, realizando unas +planchas metálicas dobladas que mantienen la huella del blanco y el gris de sus +obras anteriores.
+ +En 1984 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 1992 el Ministerio de +Cultura español le concede, a título póstumo, la medalla de oro al Mérito en las +Bellas Artes. +
+ +